摘要:这部中国首部戏曲电影没搞复杂情节,就拍他最拿手的几个片段,却成了里程碑。
1905年,京剧老生谭鑫培主演的《定军山》被拍进了胶片。
这部中国首部戏曲电影没搞复杂情节,就拍他最拿手的几个片段,却成了里程碑。
这片子更像“舞台录像”,但它把戏曲和电影绑在了一起。
那时候电影刚传入中国,没多少人懂怎么拍故事。
本来想只说技术,后来发现没那么简单早期电影人干脆借戏曲的光,观众爱听戏,拍戏曲片准没错。
20年代到40年代,梅兰芳的《天女散花》《四郎探母》都被拍了下来。
这些片子没改戏曲的老样子,唱段、动作全保留,本质就是把戏台搬上银幕。
我觉得早期电影人特别聪明,知道借戏曲的人气撑场面。
1931年的《歌女红牡丹》玩了新花样。
这部有声片里,演员直接唱《四郎探母》的选段,声音和画面配上的瞬间,影院里全是叫好声。
它证明戏曲元素能和电影剧情无缝衔接。
费穆拍《小城之春》时的想法挺超前。
他没让演员硬搬戏曲动作,反而让他们学戏曲里的眼神戏,用来表现人物心理。
这种“取其精华”的路子,比硬复刻舞台高级多了。
早期的试探刚有眉目,新中国成立后,戏曲电影就迎来了春天。
国家扶持传统文化,彩色电影技术也赶趟儿,天时地利都占了,好戏自然扎堆来。
1953年的《梁山伯与祝英台》是新中国首部彩色戏曲片。
镜头里的蝶舞用了特效,祝英台的水袖舞拍得极美,既没丢戏曲的魂,又有电影的画面感。
这部片子让不少不看戏的人入了坑。
1956年的《天仙配》更神,被说“一部戏救活一个剧种”。
七仙女和董永分离时,执手停顿的动作是戏曲老套路,但放在电影镜头里,催泪效果翻了倍。
很显然,这时的戏曲电影,已经找到融合的门道了。
黄金期过后,戏曲电影也栽过跟头。
60年代后期,题材越变越窄,后来又碰上外来文化冲击,年轻人不爱看了,80年代末开始,一年拍不出几部。
无奈之下,行业开始求变。
改革开放后,有人尝试在戏曲里加西方管弦乐,布景也搞写实风,但效果一般。
直到21世纪,政策扶持和新技术一来,僵局才被打破。
金鸡奖、百花奖设了戏曲片专项奖,国家艺术基金也给钱支持。
政策托底后,创作者敢放手试了。
上海京剧院拍《贞观盛事》用了4K技术,演员的眼神、唱腔细节全拍得清清楚楚。
最出圈的要数粤剧电影《白蛇传·情》。
2021年上映时,很多人怀疑:粤剧拍电影,有人看吗?结果它拿了2300万票房,年轻人在短视频平台刷“水漫金山”的特效片段。
这部片子的聪明之处很明显。
剧本砍了冗长唱段,符合现代观影节奏,“水漫金山”用CG做了奇幻效果,把戏曲的“写意”变成看得见的震撼。
它证明老艺术不是不能潮,关键是找对方法。
后续的《谯国夫人》也延续了这个路子,票房1100万。
这两部片子的成功不是偶然,它们摸准了观众的脉:既想看传统文化的底子,又想要电影的视觉刺激。
现在的戏曲电影,走的是“分众路线”。
有人拍《锁麟囊》这样的纯舞台纪录片,服务老戏迷,有人拍《新龙门客栈》京剧电影,吸引喜欢武侠的年轻人。
如此看来,条条大路通罗马。
《白蛇传·情》在海外电影节也受认可,外国人看懂了白蛇的故事,也记住了粤剧的唱腔。
毫无疑问,戏曲电影成了文化输出的小使者,这是早年拍《定军山》时没人想到的。
回头看这一百年,戏曲和电影的关系特别有意思。
从电影借戏曲的光,到两者互相成就,再到现在用新技术给戏曲续命。
说白了,老艺术只要找对搭档,永远不会过时。
未来的戏曲电影,不用怕变。
只要唱腔、故事这些根还在,加再多新花样也无妨。
毕竟,能让千年戏韵在银幕上接着活,才是最要紧的事。
来源:菇小瑜一点号